jueves, 23 de febrero de 2017

ALEXANDRA DAVID-NÉEL : UNE AVENTURIÈRE AU MUSÉE


Du 22 février au 22 mai 2017
L’exposition évoquera la célèbre exploratrice qui, par ses longs voyages à travers le Tibet, à partir de 1911, et les nombreux ouvrages qu’ils suscitèrent, touchant un large public, marqua l’histoire de la découverte de ce mystérieux pays et du bouddhisme tibétain par l’Occident. Très attachée depuis sa jeunesse au musée Guimet qui détermina sa vocation, elle lui légua à la fin de sa longue vie un lot de peintures (thangka), quelques masques de danses rituelles et surtout, la totalité de sa bibliothèque tibétaine. Un choix de ces ouvrages, manuscrits, cahiers, sera présenté, ainsi que l’ensemble des œuvres du legs. La Maison d’écrivain A.David-Néel de Digne participera à l’exposition par le prêt de photos prises durant les séjours d’Alexandra au Tibet, de fragments de lettres ou de manuscrits, parfois inédits, évoquant notamment  son lien avec le musée Guimet. Quelques planches du dessinateur Fred Campoy, auteur d’une récente BD évoquant la riche existence de cette femme d’exception, complèteront la présentation.


http://www.guimet.fr/fr/expositions/expositions-a-venir/alexandra-david-neel-une-aventuriere-au-musee

A MUSICAL HANDSHAKE SPANNING CENTURIES: VENICE IN NEW YORK

by Zachary Woolfe, Corinna da Fonseca-Wollheim and James r. Oestreichfeb.

Over the past three weeks, our critics fanned out over “La Serenissima,” Carnegie Hall’s magisterial dive into the music of the Venetian Republic. The festival, which ended on Tuesday with a semi-staged performance of Monteverdi’s 1643 masterpiece, “L’Incoronazione di Poppea,” included events at both Carnegie and elsewhere in the city; vocal concerts and strictly instrumental oHnes; sonatas and laments. Over all, a rare bounty. Here are a few of our impressions.


From left, Avery Amereau, Cody Quattlebaum and Jacob Scharfman in Handel’s “Agrippina.” Credit Richard Termine

My three encounters with “La Serenissima” felt like skipping across a couple of centuries of history. Appearing on Feb. 12 at Zankel Hall with members of his ensemble Hespèrion XXI, the early-music magus Jordi Savall presided over a sprightly, feather-light program that located the roots of Venice’s sounds — later to emerge, thanks to trading routes, across Europe — in earthy, anonymous dances from the early 16th century. Mr. Savall’s aim was to chart some of those international paths of influence, and also to showcase the development of the first instrumental music composed fully independent of dance or vocal precursors.

It was, in classic Savall style, a grab bag of tiny, exquisite pieces: aching John Dowland, stately and swirling Gioseffo Guami. And the climax, in classic Savall style, was a playful, gently swaying improvisation on a Renaissance “canario” dance melody, building into flurries of notes frizzling off Mr. Savall’s tiny treble viol.

That closing performance of “L’Incoronazione di Poppea,” on Feb. 21, propelled me to the middle of the 17th century. The instrumental textures of this score are still austere — Rinaldo Alessandrini, the conductor and director of the ensemble Concerto Italiano, has rejected interventions that beef up the opera’s orchestration — but the range of feeling has grown, encompassing a sweep from solemnity to bawdiness. Against Mr. Alessandrini’s intentionally minimal background, the action took on the quality of a stage play: Declamatory vividness was as important as beauty of tone. I’m thinking especially of the contralto Sara Mingardo, too little known in this country, whose voice is like soft, moist, dark earth and whose dignity and tenderness made Ottone’s melancholy magnetic.
The shift from “Poppea” (1643) to Vivaldi’s “Juditha Triumphans” (1712, performed on Feb. 7 by Andrea Marcon and the Venice Baroque Orchestra) is a little like that from black-and-white to Technicolor. Vivaldi’s orchestra is comparatively huge and varied — four theorbos! proto-clarinet-ish chalumeaux! — and deployed in ways that may lack Monteverdi’s emotional sophistication but allow for kaleidoscopic effects and more modern verve. The vocalism is here more athletically florid than declamatory, little problem for the fiery mezzo Ann Hallenberg, like Ms. Mingardo unaccountably obscure in America, and her cast mates.

As my colleague Corinna da Fonseca-Wollheim wrote as the festival began, it was impossible to avoid the whiff of politics throughout “La Serenissima.” Trade and internationalism made Venice’s economic success and culture possible; one of the greatest of all operatic depictions of power, “Poppea” makes us meditate, as the scholar Ellen Rosand has written, on “its extraordinary glorification of lust and ambition at the expense of reason and morality.” These dips into Baroque Venice were delightful, but they were no escape from our time. ZACHARY WOOLFE

It is salutary, while hearing the gorgeous, seductive strains of Monteverdi’s “L’Incoronazione di Poppea,” to try to conjure the actual personages and circumstances of the place and time represented in this historical confection: Rome at the dawning of the Christian millenniums. Three years after the events of the final scene, which gloriously depicts Poppea’s coronation and marriage to Nero in A.D. 62, Nero kicked Poppea in the stomach in a fit of rage, killing her.

“Poppea” was performed by Concerto Italiano on Tuesday. In the weeks before, the festival threw another beautiful if unflattering light on the same historical period, Handel’s early opera “Agrippina,” presented, both in concert and in an overwrought staged production, by forces of the Juilliard School.

“Agrippina” takes the story back some years, to Nero’s first marriage — in A.D. 53, to Emperor Claudius’s daughter Octavia, at the age of 17 — and his ascension to the imperial throne on Claudius’s death the next year. Here the cynicism and ugly politicking are impossible to ignore even for a moment, as Agrippina, wife of Claudius and mother of Nero, plots to place her son (Claudius’s stepson) on the throne, while much of male Rome, it seems, including Claudius, tries to bed Poppea.

The “Poppea” performance, with Rinaldo Alessandrini leading his little band of period instrumentalists and an excellent cast of singers led by Miah Persson and Sara Mingardo, was a fitting conclusion to a festival that must surely be counted a success in musical terms. It seems also to have consistently drawn sizable audiences, though “Poppea,” with its decidedly minimal staging touches, lost many listeners after intermission. Ah, but what they missed at the end! JAMES R. OESTREICH

Midway through its concert of love scenes from Venetian opera on Feb. 14, the period-instrument ensemble Il Pomo d’Oro performed an instrumental sonata by the 17th-century composer Dario Castello. On one note the first violinist enacted a sort of extravagant, slowed-down vibrato that resulted in a quarter-tone wobble. The gesture injected a hint of Middle Eastern flavor into the music, momentarily troubling the early-Baroque harmonies in a way that was both beautiful and alienating.

Three days later, sitting in the same seat at Zankel Hall for the Ahmet Erdogdular Classical Turkish Music Ensemble, I felt a jolt of déjà vu during an improvised kamancheh solo in a Sufi hymn. The bowed, almond-shaped kamancheh looks a bit like a violin, but is held upright on the player’s knee and produces a sandier, more veiled sound that can be uncannily like a female voice, husky with grief. That vocal quality came through strongly in Derya Turkan’s soulful improvisation — which included the same languid oscillation of pitch that had struck me as so oddly expressive in the Pomo d’Oro concert.

There were no program notes at either event belaboring the point that Venice owed much of its cultural riches to its deep engagement with the Ottoman Empire. But by presenting both excellent ensembles side by side as part of its festival, Carnegie Hall subtly orchestrated this virtual handshake across cultures, genres and time. CORINNA da FONSECA-WOLLHEIM


https://www.nytimes.com/2017/02/22/arts/music/a-musical-handshake-spanning-centuries-venice-in-new-york.html?_r=0

EXPOSITION 'LE POUVOIR DES FLEURS, PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ (1759-1840) ET RÉSONANCES CONTEMPORAINES AVEC LES MÉTIERS D'ART


Entre science et beaux-arts, Pierre-Joseph Redouté incarne l’apogée de la peinture florale ; surnommé le « Raphaël des Fleurs », il est devenu un modèle encore célébré aujourd’hui grâce à l’élégance et à la justesse de son interprétation d’une nouvelle flore venue orner les jardins entre la fin de l’Ancien Régime et la Monarchie de Juillet.
Grâce à la générosité du Muséum national d'Histoire naturelle, le musée de la Vie romantique organise pour la première fois en France, une exposition consacrée à Redouté et à son influence. Peintre botaniste, il a contribué à l’âge d’or des sciences naturelles en collaborant avec les plus grands naturalistes de son temps. Il a répondu à leur préoccupation de classement et d’identification de plantes rapportées des quatre continents en les reproduisant à l’aquarelle sur de précieux vélins avec une rigueur scientifique et un talent artistiques inégalés. Peintre des souveraines, de l’impératrice Joséphine à la reine Marie Amélie, il est aussi graveur, éditeur, et professeur.


Plus de 250 peintures, aquarelles, objets d’art, et vélins qui, en raison de leur fragilité, seront présentés suivant un accrochage en partie renouvelé en trois « saisons » proviennent de nombreuses collections publiques françaises (musée du Louvre, musée des Beaux-Arts de Lyon, musée de Grenoble, musée Fabre de Montpellier…) et des musées de Belgique.
Cette exposition est réalisée avec le partenariat exceptionnel du Muséum national d’histoire naturelle et co-organisée avec Ateliers d’Art de France.

Commissariat
Catherine de Bourgoing, commissaire scientifique
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique
Sophie Eloy, directrice adjointe du musée de la Vie romantique


http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/les-expositions/exposition-le-pouvoir-des-fleurs-pierre-joseph-redout%C3%A9-1759-1840-et-r%C3%A9sonances

EL BALLET LA BELLA DURMIENTE LLEGA A LOS CINES DESDE EL ESCENARIO DE LA ROYAL OPERA HOUSE


CARLOS MOTTA, UNA MIRADA CRÍTICA QUE REIVINDICA EN EL ARTE A LAS MINORÍAS SOCIALES Y DE GÉNERO

 Colombia presente en ARCO 2017
 Expone “Desviaciones”, desde el 24 de febrero en la Casa Cultural Gabriel García Márquez de la Embajada de Colombia en Madrid.
El colombiano Carlos Motta es un artista multidisciplinar cuya obra ha estado presente en museos, bienales e importantes galerías de todo el mundo.   Su trabajo está basado en un estudio de las condiciones sociales y políticas de las minorías sexuales y de género, buscando reflexionar sobre la injusticia social de diferentes colectivos.







Bajo el título “Desviaciones”, el artista presenta en Madrid una exposición compuesta por cuatro de sus proyectos más representativos: Deseos, La puissance et la jouissance, Beloved Martina y sus autorretratos sin título.

VERMEER ET LES MAÎTRES DE LA PEINTURE DE GENRE. M. LOUVRE

du 22 Février 2017 au 22 Mai 2017
« Le sphinx de Delft » : c’est ainsi que l’on désigne Vermeer, figeant le peintre dans une attitude énigmatique et solitaire. L’exposition permet au contraire aux visiteurs de comprendre comment Vermeer et les peintres de scènes de genre actifs en même temps que lui rivalisaient les uns avec les autres dans l’élaboration de scènes élégantes et raffinées – cette représentation faussement anodine du quotidien, vraie niche à l’intérieur même du monde de la peinture de genre.
Le troisième quart du 17e siècle marque l’apogée de la puissance économique mondiale des Provinces-Unies. Les membres de l’élite hollandaise, qui se font gloire de leur statut social, exigent un art qui reflète cette image. La « nouvelle vague » de la peinture de genre voit ainsi le jour au début des années 1650 : les artistes  commencent alors à se concentrer sur des scènes idéalisées et superbement réalisées de vie privée mise en scène, avec des hommes et des femmes installant une civilité orchestrée. Notre objectif vise à mettre en évidence les relations entre ces artistes, à tout le moins à présenter les pièces d’un dossier largement inédit.
Commissaire(s) :
Blaise Ducos, conservateur du Patrimoine, département des Peintures, musée du Louvre ; Adriaan E. Waiboer, conservateur, National Gallery of Ireland et Arthur K. Wheelock Jr., conservateur, National Gallery of Art, Washington.


http://www.louvre.fr/expositions/vermeer-et-les-maitres-de-la-peinture-de-genre

JACKIE-PORTMAN DE LAS MIL CARAS, CON ALICIA PERRIS



SUPERFICIAL Y MANIDA LA CRÍTICA DE LA PELÍCULA JACKIE, DONDE LA ESCRITORA SOLO RESPETA EL TRABAJO DE PORTMAN, PERO SE EQUIVOCA. ENTRE OTRAS COSAS, CUANDO DICE QUE LA CASA DE LAS PRIMAS DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE KENNEDY FUE RESTAURADA POR JACKIE. EN REALIDAD LO HIZO SU SEGUNDO MARIDO, ARISTÓTELES ONASSIS.


EL CELULOIDE ELEGIDO – El próximo domingo contendremos el aliento esperando que Natalie Portman gane su segundo Óscar por el papel protagonista de Jackie, del chileno Pablo Larraín. Alicia Perris, autora de la biografía Jaqueline Kennedy, el icono de las mil caras. (Edimat Libros 2005), analiza la película para nosotros y nos dice:
“Los Kennedy me han acompañado desde hace siglos.Todos y cada uno de ellos, los ancestros y padres de la dinastía, los hijos, los nietos, los primos. El día del asesinato del presidente, el 22 de noviembre de 1963, estaba en clase con mi querido maestro, Guillermo Berardone, (siempre fui una privilegiada con mis profesores fundacionales) que me comunicó la noticia convulso, aunque entonces no entendí la importancia política, histórica ni mediática del acontecimiento.


Le siguió todo un ceremonial impresionante del luto y la memoria, en gran parte construido por la sangre fría, en medio del caso, y el sentido de la dignidad, el decoro y saber estar de Jackie Bouvier Kennedy Onassis y el equipo de protocolo y presidencia de la Casa Blanca, aquella “maison” oficial, que la esposa del presidente había contribuido a redecorar, desde la más pura elegancia francesa y el estilo.

Ahora, Natalie Portman, de doble nacionalidad, israelí y norteamericana, actriz superdotada y mujer que, como Jackie en su día, sabe lo que quiere y a dónde va, la devuelve a la vida en un relato que transcurre por el territorio de los cuatro días que siguieron al magnicidio de Dallas.

Psicóloga por la Universidad de Harvard, políglota, habla español, árabe y alemán entre otras lenguas, premiada en numerosas ocasiones a sus 35 años, está casada con el coreógrafo francés de la Ópera de París, Benjamin Millepied, de quien tiene un hijo y otro por llegar.

A la espera de que su trabajo, bordado, meticuloso, exquisito, se vea sellado esta vez también con un Oscar como pasó con su actuación en El cisne negro, la pregunta del millón de dólares podría formularse así: ¿en qué medida se identifica o se proyecta Natalie en Jackie? Incluso coinciden en sus nombres, de perfume parisino, multinacional y eterno.
No valen aprioris. Es una película para ver, disfrutar y descubrir otros universos”.


miércoles, 22 de febrero de 2017

HISTOIRE DE LA COLLECTION JEAN WALTER-PAUL GUILLAUME



La collection Jean Walter et Paul Guillaume est l'une des plus belles collections européennes de peintures. Elle rassemble 146 œuvres, des années 1860 aux années 1930. Elle fut principalement formée par Paul Guillaume, jeune français marchand d'art passionné. De 1914 à sa mort en 1934, il rassembla une collection extraordinaire de plusieurs centaines de peintures, de l'impressionnisme à l'art moderne, alliée à des pièces d'art africain. Devenu riche et célèbre de l'Europe jusqu'aux États-Unis, il mourut en pleine gloire, en songeant à fonder un musée. Sa veuve Domenica, remariée à l'architecte Jean Walter, transforma et réduisit la collection, tout en faisant de nouvelles acquisitions. Elle souhaita lui donner le nom de ses époux successifs lorsque l'Etat français s'en porta acquéreur à la fin des années 1950. La collection fut dès lors destinée à être présentée au musée de l'Orangerie.
Elle comporte actuellement pour la période impressionniste 25 oeuvres de Renoir, 15 de Cézanne, 1 oeuvre de Gauguin, Monet, Sisley.
Le musée s'enorgueillit pour le XXe siècle de présenter 12 oeuvres de Picasso, 10 de Matisse, 5 de Modigliani, 5 de Marie Laurencin, 9 du Douanier Rousseau, 29 de Derain, 10 d’Utrillo, 22 de Soutine et 1 de Van Dongen.


http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/histoire-de-la-collection-jean-walter-paul-guillaume

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA. CONFERENCIA DE DIANA LUCÍA GÓMEZ-CHACON. UCM / ESERP


En 1399 Catalina de Lancaster (†1418) entregó el santuario de Santa María la Real de Nieva a la Orden de Frailes Predicadores. Tanto la mencionada reina como su sucesora, María de Aragón (†1445), habrían concebido esta empresa espiritual como un instrumento especular, a través del cual exaltar su condición de reinas cristianas y virtuosas.


Entre 1414 y 1445 se llevó a cabo una ampliación de la iglesia y convento. Los nuevos espacios arquitectónicos fueron decorados con un amplio y complejo conjunto escultórico, sin parangón en el panorama nacional. Un conjunto que, a pesar de su aparente carácter inconexo, al ser analizado en profundidad, ofrece al espectador un mensaje más trascendental de lo que hasta ahora se creía.

Miércoles, 22 de febrero
Sala de conferencias, 19:00
Asistencia libre y gratuita

REGRESA PLÁCIDO DOMINGO EN UNA ÓPERA POCO VISTA: THAÏS. JULES MASSENET (EN VERSIÓN CONCIERTO)


Egipto. El monje Athanaël quiere convertir a la cortesana Thaïs al cristianismo. Ella intenta seducirle, pero él se mantiene firme hasta que logra su conversión. Después de dejarla en un monasterio, admite que la ama. Transcurrido cierto tiempo, Athanaël sueña con Thaïs moribunda. Al despertar corre al monasterio, donde la halla a las puertas de la muerte. Thaïs le agradece su conversión, Athanaël le confiesa su amor, pero ella no lo escucha y muere en profundo éxtasis.

Con Plácido Domingo en el reparto, llega al Liceu una de las obras más representativas de Massenet, en la que el papel principal es de gran dificultad, solo accesible a las cantantes más virtuosas.

Comédie lyrique en tres actos. Libreto de Louis Gallet. Música de Jules Massenet. Estreno absoluto: 16/03/1894, Ópera de París. Estreno en Barcelona: 22/02/1905, Liceu. Última representación en el Liceu: 08/07/2007 (versión concertante). Total de representaciones en el Liceu: 34

COLLECTIONS MODERNES 1905 - 1965 POLITIQUES DE L’ART. LE CENTRE POMPIDOU

Le Centre Pompidou propose une nouvelle séquence d’expositions-dossiers intitulée
« Politiques de l’Art », qui se déploie au coeur du parcours des collections modernes (1905 -1960).
Renouvelées chaque semestre, les expositions-dossiers sont conçues comme des espaces
d’étude thématiques. Elles proposent au visiteur de nouvelles perspectives de lecture
sur l’histoire de l’art du XXe siècle.


« Politiques de l’Art » interroge la façon dont les artistes ont voulu, par leurs pratiques
respectives, participer aux mouvements de transformation du monde. Elle s’intéresse à « l’art
politique » et à ses manifestations en Russie, en France, en Italie ou aux Etats-Unis, du début
du 20e siècle aux années 1960, à travers un parcours de salles thématiques présentant
les œuvres d’une centaine d’artistes. De la révolution d’Octobre aux engagements des années
1930, des rationalistes italiens proches du fascisme à l’Internationale situationniste, ce parcours met à jour, de façon inédite, la richesse incomparable des collections du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, et notamment celle des fonds documentaires conservés par la Bibliothèque Kandinsky.

Accompagnant « Politiques de l’Art », un hommage est rendu à André Breton dont c’est le 50e
anniversaire de la disparition. Breton a été l’un des premiers à dénoncer les procès de Moscou
(1936 - 1937), tout en luttant contre la montée du fascisme. Un focus est consacré à cet
engagement, ainsi qu’un hors-série des Cahiers du Musée national d’art moderne, « André Breton.
Surréalisme et politique ».
A l’occasion de cette séquence, de nouveaux ensembles trouvent leur place au fil du parcours
général. Ainsi, une salle consacrée au «primitivisme russe» apporte un éclairage supplémentaire sur la période prérévolutionnaire ; une autre met en valeur l’imaginaire social du groupe informel d’architectes « Team Ten ».


Enfin, en écho à « Politiques de l’Art », l’Atelier Brancusi s’ouvre à Mircea Cantor : l’artiste y installe objets et photographies mettant en évidence l’instrumentalisation du sculpteur roumain Constantin Brancusi par les pouvoirs politiques.

TATE MODERN EXHIBITION ROBERT RAUSCHENBERG

‘Six sensational decades of work finally reveal the man in full’
The Guardian
‘Robert Rauschenberg is America’s Leonardo – ceaselessly inventive, a mind in perpetual revolution. That is the revelation of this exhilarating show’
The Observer
‘Rauschenberg isn’t just important, he’s essential, and in many ways, he really was modern art’
Time Out
Robert Rauschenberg blazed a new trail for art in the second half of the twentieth century.
This landmark exhibition celebrates his extraordinary six-decade career, taking you on a dazzling adventure through modern art in the company of a truly remarkable artist.
From paintings including flashing lights to a stuffed angora goat, Rauschenberg’s appetite for incorporating things he found in the streets of New York knew no limits. Pop art silkscreen paintings of Kennedy sit alongside 1000 gallons of bentonite mud bubbling to its own rhythm. Rauschenberg even made a drawing which was sent to the moon.
Each room captures a different moment of this rich journey, from Rauschenberg’s early response to abstract expressionism to his final works saturated in images and colour. Seen together they show how Rauschenberg rethought the possibilities for art in our time.
This exhibition, organised in collaboration with The Museum of Modern Art, New York, is the first full-scale retrospective since the artist’s death in 2008 and the ultimate Rauschenberg experience. It is your one chance to see these major international loans together in one place, while discovering the full story of an inspirational and much-loved artist whose influence is still felt today.
Exhibition organised by Tate Modern and The Museum of Modern Art, New York

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/robert-rauschenberg?gclid=CjwKEAiAirXFBRCQyvL279Tnx1ESJAB-G-QvoDqxyIL9MAtiirP3bWn4Fl8cebTQEZHSSlUx0ZgH8BoCdorw_wcB

SOUTH AFRICA THE ART OF A NATION. BRITISH MUSEUM

Discover the history of South Africa through an incredible 100,000 years of art.
Your journey starts with examples of some of the earliest examples of human creativity – from rock art to perhaps the world’s oldest necklace. From there, be amazed by 800-year-old gold treasures from the kingdom of Mapungubwe, be moved by powerful anti-apartheid pieces, and be inspired by cutting-edge contemporary works. See the history of a nation from a new perspective and celebrate the diverse art created by the many people who have helped shape South Africa’s story.


https://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/south_africa.aspx


martes, 21 de febrero de 2017

ULTRAMAR: FONTANA, KUITCA, SEEBER, TESSI. EXPO MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.

Del 21 de febrero al 21 de mayo de 2017
Argentina y su escena artística son los protagonistas de la edición ARCOmadrid 2017. Con este motivo, el Museo y el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina presentan en dos salas de la colección permanente Ultramar: Fontana, Kuitca, Seeber, Tessi, una selección de seis pinturas de artistas argentinos de los siglos XX y XXI -Lucio Fontana, Guillermo Kuitca, Alejandra Seeber y Juan Tessi- que dialogan con las obras más contemporáneas de la colección Thyssen-Bornemisza.




Lucio Fontana
Venecia era toda de oro, 1961
Pintura alquídica sobre lienzo
149 x 149 cm
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
© Fondazione Lucio Fontana a través de SIAE, VEGAP, Madrid



Las piezas reunidas comparten, además del uso restringido del color, el interés por la pintura como territorio de exploración y el tratamiento de la dimensión espacial del lienzo a través de gestos radicales, como cortes o agujeros, o mediante la incorporación de elementos externos que exceden los límites del cuadro.

LIÈGE: LA BOVERIE VA S'OUVRIR AVEC DEUX EXPOS DE PRESTIGE, VENUES DU LOUVRE ET DE LA COLLECTION D'ANNE SINCLAIR

 Luc Gochel
La rénovation du musée de la Boverie est désormais terminée, il est temps de présenter ce qu’on va pouvoir y admirer. Un parterre de journalistes venus de tout le pays a assisté vendredi à la présentation des deux premières expositions qui y seront proposées dès le 4 mai.
 L’exposition qui aura l’honneur d’inaugurer la Boverie rénovée est baptisée : « En plein air ». Grâce au partenariat conclu avec le prestigieux musée du Louvre, elle proposera au regard des œuvres de peintres aussi célèbres que Monet, Cézanne, Matisse, Corot, Léger ou Picasso.
 Et toutes auront un point commun : celui de représenter des scènes de « plein air ».


Vincent Pomarède, du musée du Louvre, à la Boverie.

« Le dix-neuvième siècle est l’époque où le mot « flâner » apparaît, explique Vincent Pomarède, directeur au Louvre et commissaire de cette exposition. Les gens sortent se promener et font des activités en plein air. L’art moderne est alors rempli de ces scènes de la vie quotidienne comme des déjeuners sur l’herbe ou des promenades dans les bois. »
 C’est d’ailleurs la situation du musée de la Boverie, dans un magnifique parc, entouré de la Meuse et de la Dérivation, qui a inspiré Vincent Pomarède dans le choix de ce thème. L’exposition proposera une centaine d’œuvres, dont une soixantaine majeure de l’art moderne.
 Elle sera visible du 5 mai jusqu’au 15 août, soit à peine trois mois et demi. Il ne faudra donc pas trop… flâner !
 21, rue de la Boétie
Car dès le mois suivant débutera l’exposition qui devrait lancer définitivement la nouvelle carrière du musée Boverie : « 21, rue de la Boétie », ou la collection d’œuvres passées par la célèbre galerie d’art tenue avant la guerre à Paris par Paul Rosenberg, le grand-père de la journaliste Anne Sinclair.
 Seront donc présentés, du 22 septembre au 29 janvier, une soixantaine de chefs-d’œuvre de l’art moderne appartenant encore à la famille Rosenberg ou qui sont passées par la galerie du 21 de la rue de la Boétie.


http://www.lameuse.be/1479720/article/2016-01-30/liege-la-boverie-va-s-ouvrir-avec-deux-expos-de-prestige-venues-du-louvre-et-de

BARBIERI. MÚSICA, FUEGO Y DIAMANTES. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Del 24 de febrero al 28 de mayo de 2017
Esta exposición en la que se rinde un merecido homenaje a este prohombre del siglo XIX, pretende reconstruir la rica vida y obra de un Barbieri, que fue, según él mismo narró, “lego en un convento, estudiante de medicina, aprendiz de ingeniero, alumno del conservatorio, corista, partiquino, director de orquesta, apuntador, contrabandista durante una hora, buhonero en cierta ocasión, director de un liceo, secretario de otro, músico militar, miliciano nacional, empresario, periodista, bibliófilo, compositor y constante adorador del bello sexo”. Se expondrán unas 250 obras de la BNE y de otras instituciones y coleccionistas españoles.
Francisco de Asís Esteban Asenjo Barbieri (1823-1894), descendiente de una familia de bailarines italianos, es una de las personalidad más ricas del siglo XIX español. Cuando fallece  en Madrid, era considerado como una gloria nacional, uno de los grandes hombres que habían movido las entrañas de la cultura española.


Había dejado tras de sí varias obras convertidas en mitos de la cultura hispana como las zarzuelas el Barberillo de Lavapiés, Pan y toros o Jugar con fuego, así como obras imperecederas de nuestra cultura como El Cancionero de Palacio que recuperó, sus estudios de musicología, la defensa de nuestra historia musical, su inmenso legado de bibliófilo, la acción cultural con la que introdujo la música sinfónica en el romanticismo español, o la construcción de ese templo de nuestro teatro lírico que es el Teatro de la Zarzuela.
Hombre laborioso y serio en el trabajo, comunicativo y brillante, de extraordinaria actividad, estaba dotado de una irresistible simpatía, y dejó un rico y nutrido pensamiento, sobre la vida, el mundo y los hombres, lleno a veces de humor e ironía.
Se expondrán unas 250 obras de la BNE y de otras instituciones y coleccionistas españoles. Esta exposición en la que se rinde un merecido homenaje a este prohombre del siglo XIX, pretende reconstruir la rica vida y obra de un Barbieri, que fue, según él mismo narró, “lego en un convento, estudiante de medicina, aprendiz de ingeniero, alumno del conservatorio, corista, partiquino, director de orquesta, apuntador, contrabandista durante una hora, buhonero en cierta ocasión, director de un liceo, secretario de otro, músico militar, miliciano nacional, empresario, periodista, bibliófilo, compositor y constante adorador del bello sexo”.
La exposición ilumina también al mundo que rodea a Barbieri, y sin el que es comprensible. De ideología progresista, estuvo atento a los acontecimientos políticos y sociales. Su círculo de relaciones transciende lo musical y se extiende al mundo literario, el más querido para él, el político, el religioso o la bibliofilia. Su lucha en defensa de la música española, con sus mil caras, es la piedra angular de su vida, y no se puede entender sin este mundo de confluencias, que enriquecen su vida.

Toda esta realidad se narra en esta exposición. Se parte del “hombre” al que se sitúa dentro siglo XIX, junto a su círculo de amistades. Su obra musical, genial en muchos casos, magnífica siempre, llena los dos apartados que siguen,y allí aparecen los colegas músicos, los literatos o los políticos.
La creación musical no agota ni define plenamente a un artista cuya actividad fue mucho más allá de la composición. Por ello dedicamos el cuarto apartado al activista y al ideólogo. Un gestor que mueve muchos hilos de la vida musical hispana.
La exposición se cierra, y no podía ser de otra manera con uno de los motivos que la fundamenta. El 18 de febrero de 1894, el día antes de su fallecimiento, y ante sus amigos Marcelino Menéndez Pelayo y el director de la biblioteca Manuel Tamayo y Baus, donaba Barbieri a la Biblioteca Nacional su inmensa colección de libros y documentos.
Aquella inmensa y valiosa colección de documentos, libros, partituras, cartas y trabajos personales, conocida hoy como el Legado Barbieri era fruto del espíritu del bibliófilo, el documentalista y el historiador, y de la gran fortuna que le habían dado sus éxitos musicales.
La Biblioteca de Barbieri constituye un legado indescriptible, entre manuscritos, incunables y libros editados, y es sin duda la más rica colección de libros de música que ha existido en España, y que hoy atesora la Biblioteca Nacional.

Rindamos  pues con esta Exposición el más merecido homenaje al gran  Francisco Asenjo Barbieri.